Escultura del siglo xx

106,408 views 162 slides Jun 28, 2010
Slide 1
Slide 1 of 162
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53
Slide 54
54
Slide 55
55
Slide 56
56
Slide 57
57
Slide 58
58
Slide 59
59
Slide 60
60
Slide 61
61
Slide 62
62
Slide 63
63
Slide 64
64
Slide 65
65
Slide 66
66
Slide 67
67
Slide 68
68
Slide 69
69
Slide 70
70
Slide 71
71
Slide 72
72
Slide 73
73
Slide 74
74
Slide 75
75
Slide 76
76
Slide 77
77
Slide 78
78
Slide 79
79
Slide 80
80
Slide 81
81
Slide 82
82
Slide 83
83
Slide 84
84
Slide 85
85
Slide 86
86
Slide 87
87
Slide 88
88
Slide 89
89
Slide 90
90
Slide 91
91
Slide 92
92
Slide 93
93
Slide 94
94
Slide 95
95
Slide 96
96
Slide 97
97
Slide 98
98
Slide 99
99
Slide 100
100
Slide 101
101
Slide 102
102
Slide 103
103
Slide 104
104
Slide 105
105
Slide 106
106
Slide 107
107
Slide 108
108
Slide 109
109
Slide 110
110
Slide 111
111
Slide 112
112
Slide 113
113
Slide 114
114
Slide 115
115
Slide 116
116
Slide 117
117
Slide 118
118
Slide 119
119
Slide 120
120
Slide 121
121
Slide 122
122
Slide 123
123
Slide 124
124
Slide 125
125
Slide 126
126
Slide 127
127
Slide 128
128
Slide 129
129
Slide 130
130
Slide 131
131
Slide 132
132
Slide 133
133
Slide 134
134
Slide 135
135
Slide 136
136
Slide 137
137
Slide 138
138
Slide 139
139
Slide 140
140
Slide 141
141
Slide 142
142
Slide 143
143
Slide 144
144
Slide 145
145
Slide 146
146
Slide 147
147
Slide 148
148
Slide 149
149
Slide 150
150
Slide 151
151
Slide 152
152
Slide 153
153
Slide 154
154
Slide 155
155
Slide 156
156
Slide 157
157
Slide 158
158
Slide 159
159
Slide 160
160
Slide 161
161
Slide 162
162

About This Presentation

No description available for this slideshow.


Slide Content

Escultura del siglo XX

MOVIMIENTOS Y VANGUARDIAS DEL SIGLO XX http://losroblessigloxx.blogspot.com/

http://losroblessigloxx.blogspot.com/

Primevalismo o primitivismo En sentido estricto el primitivismo designa la influencia de las obras primitivas sobre los artistas occidentales. El redescubrimiento de la escultura primitiva por los fauves hubiera evocado una poderosa respuesta entre los escultores, pero sólo un importante escultor compartió este redescubrimiento: Constatin Brancusi .

Constantin Brancusi (1876-1957). Es uno de los grandes escultores del siglo XX. Rumano de nacimiento, estudió y se afincó en París. Allí conoció la obra de Rodin . Se incluye normalmente en el movimiento LA ESCUELA DE PARÍS entre los años 1920 y 1940.

El beso , 1908

El beso , 1912

El beso , Cementerio de Montparnasse .

Manuel Martínez Hugué (1872-1945). Pintor y escultor catalán, destacado representante del novecentismo catalán (derivación del modernismo) de principios del siglo XX. Su obra puede resumirse como una síntesis de clasicismo y primitivismo dentro de la modernidad.

Manuel Hugué , llamado Manolo, Mujer sentada (1912). Relieve . Bronce .

Manuel Hugué , Mujer sentada . Casa de la Ciudad de Barcelona.

Manuel Hugué , Mujer en reposo . 1925. Barcelona.

Expresionismo El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX. Lo mismo que en pintura, la escultura trató de reflejar la soledad y la angustia del hombre del mundo moderno. En este sentido se desarrolló la obra de Lehmbruck , Barlach o Giacometti .

Wilhelm Lehmbruck (1881-1919). Influido durante los primeros años por Meunier y Rodin . Sus estilizados personajes, generalmente mujeres, aparecen aislados, reflexivos y marcados por una cierta melancolía. Muestran la agonía y la miseria, y no hay en ellas rasgos faciales.

Mujer arrodillándose (1911, Museo de Arte Moderno, Nueva York). Muestra notables contrastes verticales y horizontales, que expresaban tanto dignidad como desesperación, y la característica distorsión gótica por medio de alargamientos.

Der Gestürzte , 1915/16.

Ernst Barlach (1870-1938). Era de origen alemán, pero hay que incluir en su biografía una estancia en Rusia durante la que conoció la rústica escultura gótica de este país y aprendió a trabajar la madera, que se convertiría en uno de sus materiales favoritos. Tuvo que enfrentarse a la oposición de los nazis que calificaban sus obras como “arte degenerado”.

Der Berserker , 1910

The Avenger ,  1914.

The singing man , 1928 Shivering crone

Alberto Giacometti (1901-1966). Es el mejor representante de la escultura expresionista. Se inició en la escultura de la mano de Bourdelle , en Francia. Fue, además , un gran conocedor de la escultura africana y cubista. Estuvo bastante vinculado al Surrealismo . Sus figuras son extremadamente estilizadas y se encuentran solas, dispuestas en el espacio, sin conexión alguna con su entorno. Cuando aparecen en grupos lo hacen sin relacionarse entre sí. Recurre a la estilización para expresar; a través de la pérdida de materia, los espíritus desgarrados y doloridos del hombre del momento.

Alberto Giacometti Mujer de pie

Cubismo El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia y encabezado por Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris . Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada «perspectiva múltiple»: se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano . El objetivo fundamental de la escultura cubista es la simplificación de los volúmenes que se recomponen según las necesidades de cada caso, alejándose cada vez más de la realidad . La primera expresión de la escultura cubista fue realizada en 1909 por Picasso : Cabeza de mujer.

Pablo Picasso (1881-1971). Pintor y escultor, creador junto con Georges Braque del cubismo . Influidos por la escultura africana y la obra de Cèzanne . Después del cubismo tuvo un retorno al clasicismo. También jugó con el dadaísmo y el surrealismo . No se dejó seducir por la abstracción y no abandonó la figuración. Fue también ceramista.

Cabeza de Fernande París, 1909 Bronce, 40 x23 x26 cm. Cabeza de mujer; Fernande París, 1906 Bronce, según original en cera, 35x 24x 25 cm.

Guitarra París, 1912 Cartón, papel, lienzo, bramante, óleo y lápiz, 33 x18 x9 cm. Guitarra París, 1912 Cartón, papel, lienzo, bramante y lápiz, 22 x14 x7 cm.

La mona y su cría. Vallauris , 1951. Original de cerámica, dos coches de juguete, metal y yeso, 56 x34 x71 cm. La mona y su cría, la primera vez que Pablo Picasso utilizó «objetos encontrados» para crear una pieza en bronce. Cabra Vallauris , 1950 Yeso original; cesto de mimbre, vasijas de cerámica, hoja de palma, metal, madera, cartón y yeso, 120 x72 x144 cm

Escultura Pública 1967, Chicago, Illinois de Pablo Picasso.

Alexandre Archipenko (1887-1964). Escultor nacido en Kiev y nacionalizado estadounidense. Estudió en la Escuela de Arte de Kiev y en la Escuela de Bellas Artes de París. Entre 1908 y 1914 París fue el centro de sus actividades; de 1921 a 1923 vivió en Berlín y a partir de 1923 se trasladó definitivamente a Estados Unidos, donde impartió clases y dio conferencias en varias escuelas de arte y universidades. Entre 1939 y 1955 dirigió una escuela de bellas artes privada en Nueva York. Archipenko fue un escultor al que le gustaba experimentar e innovar. Redujo la figura humana a formas abstractas y creó obras que se cuentan entre las primeras esculturas cubistas, como Medrano (1915, Museo Guggenheim, Nueva York). Desarrolló un estilo que subraya la importancia de los espacios cóncavos y los espacios vacíos. Con el tiempo sus esculturas, como las de Boccioni , se convierten en realizaciones materiales de la estética cubo-futurista , siendo muy apreciadas por la critica de vanguardia. Es uno de los primeros en experimentar con formas cóncavas para sugerir antivolúmenes , apreciable en su Figura geométrica con espacio y concavidad (1920), siendo precursor de la vuelta a la policromía. También es considerado un escultor constructivista.

"Torso en El Espacio" de A. Archipenko (1887-1964) Fue un iniciador de la abstracción en la escultura a partir de su trabajo en la Sección de Oro del Cubismo. Influyó mucho en la abstracción de Alemania, Francia y USA...

“La escultura -afirmó- puede empezar en el punto en el que el espacio es rodeado por la materia”. Esta afirmación se hace realidad en el juego sucesivo de formas cóncavas y convexas, como alternancia entre hueco y volumen, con el que construye estructuras como Mujer andando (1912, The Denver Art Musem ) o El combate de boxeo (1913, Colección Perls Galleries , Nueva York).

Mujer caminando . 1912. Hasta entonces la preocupación básica de un escultor ha sido dar forma a una masa determinada. Ahora el hueco, lo puramente antimaterial , será un elemento determinante de la propia escultura, proporcionando nuevas formas vacías y sugiriendo ritmos. Sin mucho temor a equivocarnos, puede afirmarse que la obra en la que refleja a una mujer que camina, con un torso casi inexistente y con el juego de volúmenes cóncavos y convexos, marca un verdadero antes y después en la escultura del siglo XX.

Carrousel -pierrot (1913). Nueva York.

Jacques Lipchitz (1891-1973). Escultor francés de origen lituano. Una de sus primeras obras cubistas es Desnudo reclinado con guitarra (1928, Museo de Arte Moderno (MOMA), Nueva York). También recibió el influjo de la escultura primitiva africana, de sus cualidades mágicas y misteriosas. Sus últimas obras se alejan del cubismo, buscando volúmenes más sólidos y texturas más sensuales. Desde 1930 eligió para sus esculturas temas relacionados con la existencia humana, como los sentimientos de las relaciones entre personas, planteados a menudo como temas de lucha entre hombres y animales. Uno de sus temas recurrentes fue el triunfo de la luz sobre la oscuridad como lo expresa de forma simbólica en Prometeo estrangulando al buitre (realizado en 1937 para el Palacio de los Descubrimientos de la Exposición de París, hoy en el Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota). En 1941 se instaló en Nueva York, convirtiéndose en uno de los escultores más famosos de Estados Unidos. Su monumental Paz en la Tierra (1967-1969, Music Center, Los Ángeles) ejemplifica la grandeza serena de su última producción.

La alegría de vivir (1927), en el Museo de Israel en Jerusalén. Figura (1926-30), en MOMA, NY.

"Mujer Recostada con guitarra“, 1928 de Lipchitz (1891-1973) en la obra presentada, utiliza, con libertad expresiva, el lenguaje del Cubismo Sintético. El personaje se reduce a lo esencial, al perfil y a las superposiciones.

Prometeo estrangulando al buitre.

Raymond Duchamp-Villon (1876-1918). Francés, hermano de Marcel Duchamp . En sus comienzos, realizó esculturas de estilo realista, influidas por Rodin y por Maillol . Su conocimiento de la escultura africana determinó su acercamiento al cubismo y en 1911 se integró en el grupo de Puteau . Desarrolló una escultura de relieve enérgico, cercana a la pintura de Léger ( Torso de mujer , Atleta , Baudelaire , Caballo ).

Raymond Duchamp-Villon, Femme penchée (1907) Torse, bronze. Paris, MNAM.

Maggy , 1911 Mujer sentada , 1914. Bronce.

El gran Caballo, 1914. Bronce.

Pablo Gargallo (1881-1934). Aragonés. Considerado uno de los escultores más importantes e innovadores del siglo XX. Gargallo, influido por su amigo Julio González, desarrolló un estilo de escultura basado en la creación de objetos tridimensionales de placas planas de metal, usando también papel y cartón. Algunas de estas esculturas tienen una tipo de minimalismo. Por ejemplo, muestra solamente la mitad de una cara y puede que sólo tenga un ojo. También realizó esculturas más tradicionales en bronce, mármol y otros materiales. Entre sus obras se encuentran tres piezas inspiradas en Greta Garbo: Masque de Greta Garbo à la mèche , Tête de Greta y los Garbo avec chapeau y Masque de Greta Garbo aux cils . Sin embargo, su obra más conocida es su pieza maestra El Profeta , de 1933, que es la culminación de su concepto cubista de escultura del hueco y a la vez posee una energía expresionista que conecta, por el tema tratado, con la tradición bíblica. Se le considera uno de los artistas más significativos de la vanguardia española e internacional. En 1985 se inauguró en Museo Pablo Gargallo en el Palacio Arguillo de Zaragoza.

El profeta. 1933-36 Una de las últimas obras de Pablo Gargallo. Imponente figura férrea, simplicidad y compleja estructura Intento de esculpir el vacío, el hueco, en contrasentido con la norma de la escultura, que consiste en dar forma al volumen. Las láminas que componen el profeta, no componen un bloque, sino que se curvan, y se tuercen entre sí. La luz resbala por la superficie del bloque, se introduce por el interior, crea zonas de claroscuro. La figura resultante es un hombre que está gritando, figura poderosa, amenazante con una mano levantada en actitud de orador, y otra que sujeta un bastón. Preocupación por el aspecto muy acentuada. El escultor no quiere hacer una figura abstracta. Mirándolo desde planos distintos, el profeta es el mismo, el mismo gesto y sentido, la misma persona. La profundidad no es una continuidad frontal, se consigue con el juego de piezas y de vacíos. Las líneas y planos nos conducen hacia la cabeza, y a la boca, centro expresivo de la figura, tanto en su visión frontal como en las laterales. El aire entra a través de la chapa y la llena de luz, construyendo el volumen en negativo. La experiencia de unir el exterior con el interior llega a su máxima expresión.

El aire entra a través de la chapa y la llena de luz, construyendo el volumen en negativo, que recorta el interior con sus concavidades. La chapa permite estas habilidades del forjador. La experiencia de unir el exterior con el interior llega a su máxima expresión. Es un juego armonioso de volúmenes convexos y de huecos igualmente curvos. El profeta presenta formas que nos recuerdan a los cubistas, pero se mueve dentro de los planteamientos espirituales del expresionismo, la dureza, la agresividad y el carácter.

La Bailarina. Zaragoza La Bailarina, 1929, Bruselas. el artista aragonés que hará del vacío escultórico su forma de modelar el volumen.

Trabajó las tres dimensiones a partir de planos, sobre todo placas de metal.

Kiki de Montparnasse . 1928.

Greta Garbo con pestañas. 1930.

Abstracción La abstracción pura, en la que no hay referencia alguna a realidades naturales, surgió alrededor de 1910, como reacción al realismo , e influido por la aparición de la fotografía que provocó la crisis del arte figurativo. Es una de las manifestaciones más significativas del arte del siglo XX. Este lenguaje se elaboró a partir de las experiencias de vanguardia precedentes . Por un lado, el fauvismo y el expresionismo liberaron el color, lo que derivó hacia la abstracción lírica o informalismo. Otra vía fue la del cubismo, que hizo hincapié en la conceptualización de la forma y de la composición, lo que llevó a otro tipo de abstracción, las diferentes abstracciones geométricas y constructivas. Tanto la abstracción geométrica como la abstracción lírica son a menudo totalmente abstractas. Por lo tanto, ya desde sus comienzos, el arte abstracto ha tendido hacia dos polos: uno, cuyos orígenes se remontan al fauvismo , es libre y lírico; el otro, inspirándose más en el cubismo, es rigurosamente geométrico. El concepto de arte abstracto designa una serie de tendencias en pintura, escultura y artes gráficas, que rechazan la copia o la imitación de todo modelo exterior a la conciencia del artista. Se entiende por arte abstracto aquel que prescinde de toda figuración (espacio real, objetos, paisajes, figuras, seres animados e incluso formas geométricas si se representan como objetos reales, con iluminación y perspectiva); según esta acepción, una obra abstracta no puede hacer referencia a algo exterior a la obra en sí misma, sino que propone una nueva realidad distinta a la natural.

Julio González Pellicer (1876-1942). Fue uno de los artistas modernos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Nacido en Barcelona, una gran parte de su vida transcurrió en París, como contemporáneo y amigo de Pablo Picasso. Sus innovadoras esculturas con inclinaciones cubistas en su mayor parte son referencias a la figura humana, aunque frecuentemente son abstractas. Recupera el naturalismo con obras como Montserrat gritando (1937), escultura que se exhibió junto al Guernica en la Exposición Universal de París. Dedicó su trabajo, sobre todo, a la escultura en hierro, a menudo de grandes proporciones.

Cabeza ante el espejo 1934. Bronce fundido Mujer peinándose I 1931. Hierro. Mujer peinándose II 1934. Hierro.

El hombre cactus 1939. Hierro.

Dafne (1937) Figura reclinada (1934)

La Montserrat Es una de sus figuras más dramáticas y expresivas, símbolo de la lucha por la libertad. Fue expuesta en el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París de 1937, que acogió un conjunto de piezas inspiradas en hechos y escenas bélicas que reaccionaban en contra del fascismo durante la Guerra Civil española y se manifestaban a favor de la República. A partir de la emblemática Montserrat, realizaría diferentes variantes o interpretaciones en esculturas como El Pie, Gran Perfil de la campesina, Busto femenino o Torso. González se servirá de planchas de hierro para representar las partes del cuerpo humano.

La cabeza de la Montserra t, 1942. Es la culminación de este proceso. La obra quedó inacabada. Muestra el rostro de una mujer sencilla, fuerte y humilde, con el pañuelo en la cabeza, llena de fuerza, de rabia y de dolor por la situación de angustia que padece. Al representarla con la boca abierta alcanza un alto grado de expresividad, es el momento preciso en el que emite el grito por el dolor que está soportando. Julio González revela por medio de esta imagen el horror que provoca la guerra, es la expresión de la trágica realidad de su tiempo. El rostro recuerda a la expresividad de las figuras de Picasso en el Guernika y a El Grito de Munich .

Máscara de Montserrat gritando, 1936

Entre 1931 y 1942, Julio González hizo numerosas cabezas. La última escultura catalogada es “ Montserrat gritando ”, una imagen con la que parece volver, tras un recorrido a sus orígenes. Esta cabeza no figurativa en la que se prescinde de la relación anverso/reverso, utiliza las formas en el espacio para crear un volumen envolvente, virtual, que da unidad a toda la figura. En la " Cabeza de Conejo " de 1930 estará presente la tridimensionalidad y será vitales las luces y las sombras dentro de la propia figura, ya que el espacio virtual, el vacío será dinámico por las diferentes partes en las que se descompone la escultura. En éstas, la frontalidad cobra especial interés para poder entender la figura, que de otra forma sería absolutamente abstracta.

Henry Moore (1898-1986). Aunque durante sus inicios Moore siguió el estilo romántico de la época victoriana, posteriormente desarrolló un estilo propio, influido por varios artistas renacentistas y góticos tales como Miguel Ángel, Giotto y Giovanni Pisano, así como por la cultura tolteca-maya. Las primeras obras de Moore fueron realizadas usando la técnica de tallado directo, pero, a finales de los años 1940, Moore comenzó a producir esculturas moldeando la figura en arcilla o yeso antes de terminar el trabajo en bronce usando la técnica de moldeo a la cera perdida o la de moldeo en arena. Sus obras generalmente representan abstracciones de la figura humana, como una madre con su hijo o figuras reclinadas. La mayoría de sus esculturas representan el cuerpo femenino a excepción de las realizadas durante los años 1950, cuando esculpió grupos familiares. Sus esculturas generalmente tienen espacios vacíos y formas onduladas, inspiradas, según algunos críticos, por los paisajes de Yorkshire, su lugar de origen.

Moore fue una de las figuras artísticas más conocidas de su época, siendo considerado "la voz oficial de la escultura británica y la cara aceptable de la Modernidad”.

La estatua de bronce Family Group (1950), localizada en la entrada de The Barclay School en Stevenage (Hertfordshire), fue la primera comisión de gran escala de Moore después de la Segunda Guerra Mundial.

Knife Edge – Two Piece (1962), escultura de bronce, a lado de la Cámara de los Lores.

Figura reclinada.1951. Energía nuclear. 1941..

Escuela de Vallecas Alberto Sánchez Pérez (1895-1962). Toledano fallecido en Moscú. En sus comienzos estuvo muy influido por el uruguayo Rafael Pérez Barradas, y las obras de esa época, década de 1920 se inscriben en el cubismo ( Maternidad , 1929). En 1927 fundó con Benjamín Palencia la llamada Escuela de Vallecas , que buscaba en Castilla su inspiración. Alberto alcanzó su lenguaje escultórico peculiar a través de una fusión de elementos de inspiración popular, con ciertos rasgos surrealistas , todo ello tratado con una acentuada estilización. Alberto elaboró los decorados de la compañía teatral "La Barraca", de Federico García Lorca. Una de sus obras más significativas es la gran escultura, de más de doce metros de altura, titulada El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella , expuesta junto al Guernica de Picasso en el Pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París de 1937. De esta obra hay una copia en el exterior de la entrada principal del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y, a escala reducida, en la Plaza de Barrionuevo de Toledo.

Maternidad , 1930 Toros ibéricos . Escultura en el Paseo de la Castellana de Madrid.

El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. 1937.

Escuela de París Esta denominación sirve para agrupar a un conjunto de artistas que establecen su residencia en París entre los años 1920 y 1940. Entre ellos Brancusi y Arp .

Constantin Brancusi (1876-1957). En su trayectoria profesional se detuvo en la búsqueda de la esencia de las cosas, como queda perfectamente expresado en Pájaro en el espacio (1919-1940), del que existen 20 versiones. Empleó diversos materiales, tanto el mármol como la madera o el bronce, respetando siempre las cualidades de cada material que trabajaba con sus propias manos: “Era el verdadero camino de la escultura”. Son muy frecuentes las esculturas de forma ovoide como Mademoiselle Pogany (1913, 1933) o El recién nacido (1915-1920).

Señorita Pogany III , 1933 Se trata de una de las numerosas versiones del retrato que hizo Constantin Brancusi de la célebre bailarina. Con su característica depuración de las formas, su obra se basa en el conocimiento del material, proponiendo la búsqueda de la esencia, influido seguramente por el pensamiento oriental que conocía a través de del libro del monje tibetano del siglo XI, Milarepa . Señorita Pogany I , 191920

La Maiastra , 1912 . Del pájaro, lo que deseaba resaltar es la velocidad . Pero sabía que el ave adopta en vuelo unas actitudes acordes con la máxima eficacia: recoge y estira el cuerpo para cortar mejor el aire. Son los principios de la aerodinámica, fundamentales para la tecnología de la aviación. En esta sencilla escultura, Brancusi ha obtenido una emocionante instantánea del vuelo de un pájaro.

El dadaísmo es un movimiento cultural que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich (Suiza). Fue propuesto por Hugo Ball , escritor de los primeros textos dadá ; posteriormente, se unió Tristan Tzara que llegaría a ser el emblema del dadaísmo. Una característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de razón instaurado por el Positivismo. Para los miembros de Dadá , el dadaísmo era un modus vivendi, crea una especie de anti-arte , es una provocación abierta al orden establecido. Artistas reconocidos de este movimiento fueron: Tristan Tzara y Marcel Jank de Rumanía, el francés Jean Arp y los alemanes Hugo Ball , Hans Richter y Richard Huelsenbeck Dadá - biomórfico

(Hans) Jean Arp (1887-1966). Francoalemán , conocido como miembro de la Escuela de París, Arp fue miembro fundador del movimiento Dadá en Zúrich en 1916. En 1920, como Hans Arp , junto a Max Ernst , y el activista social Alfred Grünwald , estableció el grupo dadá de Colonia. Sin embargo, en 1925 su obra apareció también en la primera exposición del grupo surrealista en la Galeri Pierre de París.

Sombrero-ombligo , 1924 Human Concretion. 1935. Cast Stone. 49.5 x 47.6 x 64.7 cm. The Museum of Modern Arts, New York, NY, USA.

En songe. 1937. Bronze. 37 x 20 x 21 cm. Le Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne, France. Pastor de Nubes (1953), Ciudad Universitaria de Caracas.

Marcel Duchamp (1887-1968). Francés. Hermano del escultor Raymond Duchamp-Villon . Se dejó influir por el cubismo y el futurismo. Fue el creador de los ready-made (describe el arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos, a menudo porque tienen una función no artística, sin ocultar su origen, pero a menudo modificados).

Duchamp ensambló su primer readymade , titulado Rueda de bicicleta en 1913,

Su Fuente , un urinario que firmó con el seudónimo «R. Mutt », confundió al mundo del arte en 1917.

Surrealismo Es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton .

Joan Miró (1893 -1983). Considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. El interés de Miró por la escultura deriva de una voluntad de superar los límites estrictos de la pintura. La primera pieza realizada por él en 1931, a base de objetos ensamblados, en el más puro espíritu provocador del surrealismo, resulta ya muy significativa, pues proclama con rotundidad el papel fundamental que le atribuye al objeto como generador de sentidos. Más tarde, a mediados de los años cuarenta, elabora pequeñas piezas en arcilla que después traslada al bronce. Éste será, en lo sucesivo, el material escultórico predilecto de Miró. Por otra parte, Miró propició siempre una relación muy estrecha, de colaboración efectiva, con los fundidores. Ello le permitió ajustar la concepción de las piezas a unos resultados en que en ocasiones prevalecía un acabado pulido y otras, en cambio, la riqueza de matices de unas pátinas sorprendentes. En los años sesenta, el artista introdujo el color en la escultura, un color directo y elemental, que distingue y destaca el carácter individual de los componentes que constituyen las piezas. La escultura y la cerámica le permitieron, además, intervenir en el espacio público, con realizaciones de carácter monumental.

Pájaro lunar en Madrid (1946-49).

Escultura de Joan Miró en el Museo Hakone al aire libre, Tokio.

Gran maternidad , escultura en bronce situada en San Francisco. Mujer botella situada en el Parque Cultural Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife. 1973. El 28 de enero de 2002 es declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Bien Mueble.

Mujer y pájaro, 1983. Miró realizó numerosas esculturas para espacios públicos, algunas de proporciones gigantescas. En estas composiciones en las que emplea a veces el color, crea toda una galería de seres-personajes, mujeres, cabezas, pájaros- inconfundiblemente mironianos, de expresión vigorosa y rotunda, en los que prevalecen las formas curvilíneas.

Joven sentada. 1967. Un visitante observa la escultura 'Femme' (mujer) del artista español Joan Miró en la exposición 'Esculturas por pintores' en el museo Frieder Burda de Baden-Baden, Alemania.

Mujer y pájaro. 1967. La caricia de un Pájaro. 1967.

Futurismo El Futurismo surgió en Italia impulsado por Filippo Tommaso Marinetti . Este movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Consideraba como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada irreverente. Tenía como postulados: la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. Rechazaba la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento. Se recurría, de este modo, a cualquier medio expresivo (artes plásticas, arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, cine, música, poesía) capaz de crear un verdadero arte de acción, con el propósito de rejuvenecer y construir de nuevo la faz del mundo.

Umberto Boccioni (1882-1916). Italiano. Fue uno de los líderes del movimiento futurista. En sus obras, Boccioni supo expresar magistralmente el movimiento de las formas y la concreción de la materia. Aunque influenciado por el cubismo, al que reprochaba su estatismo excesivo, Boccioni evitó siempre en sus cuadros la línea recta y utilizó los colores complementarios para crear un efecto de vibración. En sus cuadros las representaciones de un mismo tema en estadios temporales sucesivos sugieren eficazmente la idea del movimiento en el espacio. Un intento similar domina también su escultura, en la cual despreció a menudo los materiales nobles, como el mármol o el bronce, prefiriendo la madera, el hierro o el cristal. Lo que le interesaba era mostrar la interacción de un objeto en movimiento con el espacio circundante.

Formas Únicas de Continuidad en el Espacio (1913), obra que aparece en la cara nacional de Italia de las monedas de veinte céntimos de euro. Vemos una figura que avanza potentemente hacia el futuro, la figura tradicional del desnudo heroico se hace aquí agresivamente moderna. La superficie brillante y pulida del bronce hace que esta figura parezca más una máquina, potenciado por las formas angulares que la componen. Boccioni además ha acentuado la sensación de espacio y movimiento perenne, gracias a la multiplicación de las formas y a que la figura aparece con unas extensiones, a modo de alas o de ropajes movidos por el viento en contra, que permiten al espectador sentir cómo la figura avanza con fuerza, de hecho el motivo esencial de la escultura no es la figura en sí misma o la forma, sino la captación del movimiento y la fuerza.

Desarrollo de una Botella en el Espacio , 1912/13.

Retrato de su madre Antigraziosa (1913)

Contructivismo Es el término empleado en el año 1913 por el crítico Punin para referirse a una obra de Tatlin , uno de los miembros de este movimiento. El arte es interpretado como mecanismo de transmisión de una ideología determinada, una manera de ayudar a evolucionar una sociedad. En escultura destacaron los hermanos Pevsner , considerándose los padres de la escultura constructivista.

Naum Gabo (1902-1983) y Antoine (1888-1962). Comenzaron influidos por el cubismo y futurismo para crear el constructivismo y el arte cinético. Emplearon para sus obras nuevos materiales como el nailon, filamentos metálicos y plexiglás, con los que crearon estructuras geométricas rigurosamente calculadas en las que la luz y el movimiento (ellos crearon la primera escultura en movimiento) desempeñaba un papel determinante.

Maqueta del monumento a la liberación del espíritu. Tate Gallery . Londres.

Cinéticos El arte cinético y el arte óptico son corrientes artísticas basadas en la estética del movimiento. Esta principalmente representado en el campo de la escultura donde uno de los recursos son los componentes móviles de las obras. Las primeras manifestaciones de arte cinético se dan en los años 1910, en el movimiento futurista y en ciertas obras de Marcel Duchamp . Más adelante, Alexander Calder inventa el móvil, un tipo de escultura formada por alambre y pequeñas piezas de metal suspendidas que son movidas ligeramente por el desplazamiento del aire ambiente. La expresión arte cinético es adoptada hacia 1954, para designar las obras de arte puestas en movimiento por el viento, los espectadores y/o un mecanismo motorizado. El arte cinético fue una corriente muy en boga desde la mitad de los 60 hasta mediados de los 70.

Alexander Calder (1898-1976 ). Es mejor conocido como el inventor del móvil o chupin (juguete móvil colgante), un precursor de la escultura cinética. También elaboró obras esculturales inmóviles, conocidas como stabiles . Aunque los primeros chupines y stabiles de Calder fueron relativamente pequeños, poco a poco fue dirigiéndose hacia la monumentalidad en sus trabajos posteriores. Su arte fue reconocido con muchas exhibiciones de gran envergadura. Este gran hombre del arte contemporáneo tuvo mucho éxito y ganó dinero con sus esculturas

Ordinary , Park Avenue . Nueva York.

Eusebio Sempere (1023-1985). Es el pintor más representativo del movimiento cinético en España. La línea y su repetición y un gran dominio del color que logra hacer vibrar la luz van a dar profundidad a sus composiciones pictóricas. La obra de Sempere está definida por la abstracción, la repetición geométrica y la linealidad, evolucionando hacia el Op Art, el constructivismo con elementos del arte cinético . Su aportación personal a este movimiento cinético consiste en sus series de construcciones geométricas y abstractas a las que imprime el efecto de ilusión de vibración y movimiento. Quizá condicionado por su origen levantino, la luz también representa un importante papel en su obra plástica, utilizándola como elemento principal para crear armonía y organizar planos. Considera sus cuadros como una superficie bidimensional donde juega con los elementos visuales, la luz, el color y los tonos, buscando efectos ópticos para crear volúmenes en sus figuras geométricas repetidas.

Museo de Escultura al Aire Libre de Madrid. Además de las barandillas del puente y de la zona ajardinada, el escultor realizó otros elementos integrados en el Museo, como los dieciocho bancos de hormigón blanco, en forma de S por ser la inicial de su apellido.

También es obra suya la Fuente-Cascada que nace bajo el puente al nivel de la calle de Serrano, formada por nueve rampas onduladas de hormigón blanco pulido, que se cruzan, por las que cae el agua hasta el estanque en cuyo centro se encuentra la escultura de Martín Chirino de un rojo deslumbrante.

Móvil . 1972, Museo de Escultura al Aire Libre de Madrid.

En 1984, Eusebio Sempere hablaba de su actividad como escultor en los siguientes términos: "Mi escultura es consecuencia directísima de mi pintura, sólo que en otras dimensiones y con otro material. Por lo tanto, lo que es luz en mis pinturas -espacio bidimensional- en las esculturas es tensión de materiales en un espacio tridimensional. El movimiento insinuado del cuadro se transforma en movimiento real en el otro espacio de la escultura. Las esculturas son las consecuencias últimas de las pinturas. Así podríamos seguir a partir de los condicionamientos de un espacio bidimensional sobre otro tridimensional".

En el jardín de la Fundación Juan March en la calle de Castelló, podemos contemplar otra escultura de Sempere , magnífica, titulada Órgano , y realizada con tubos de tres centímetros de diámetro en acero inoxidable sobre plataforma metálica.

Segunda mitad del siglo XX Jorge Oteiza (1908-2003). Inició su actividad artística en San Sebastián en los años 20, en contacto con los jóvenes que desarrollaban la vanguardia artística en su ciudad. Las primeras obras escultóricas de Oteiza están fuertemente influenciadas por el cubismo y el primitivismo . Reivindica el neo-plasticismo y el constructivismo soviético. Oteiza es un artista puente entre el periodo de las vanguardias y la generación de la posguerra alcanzando su influencian en sectores artísticos, culturales y políticos. Se mantuvo distante y crítico con los reconocimientos oficiales siempre manteniendo su particular posición iconoclasta en lo ideológico y político.

Jorge Oteiza , Friso de los Apóstoles . Podemos ver en éste friso como Oteiza va vaciando la materia, los apóstoles están huecos, lo importante no es la materia es el espacio vacio que queda dentro. Estas esculturas estuvieron durante varios años abandonadas en las cunetas de la subida a Arantzazu ya que fueron prohibidas por la iglesia al considerarlas un sacrilegio, por fortuna el Papa Pablo VI mandó que se colocarán. Oteiza alguna vez ha dicho que puso 14 apóstoles porque no cabían más.

Friso de los Apóstoles. Detalle.

Jorge Oteiza : "Caja metafísica" (1958). Madrid. ............. "De la serie de desocupación de la esfera" (1957). Madrid.

Jorge Oteiza : "Construcción vacía" (1957). San Sebastián.

Homenaje al caserío vasco , escultura de Oteiza en Biarritz.

Juan de Ávalos (1911-2006). Su escultura, de un monumentalismo rotundo, es una de las más representativas del arte español contemporáneo, siguiendo la corriente figurativa. Aunque a menudo vinculado al franquismo por haber realizado las esculturas del Valle de los Caídos (Madrid).

Piedad de la Basílica del Valle de los Caídos

El Ángel de la Paz , también llamado el Ángel de la Victoria, en Valdepeñas, Ciudad Real. Es un monumento lleno de polémica por guardar estrecha relación con el franquismo. La historia de este monumento es bastante polémica, ya que fue mandado construir por el Dictador Francisco Franco en 1964. Se le encargó la tarea al escultor Juan De Ávalos encargado también de realizar el Valle de los Caídos. En el año 1976, los GRAPO volaron con una bomba el monumento, y desde ese día, el ángel fue cayendo en el olvido y desintegrándose poco a poco con el paso del tiempo, hasta conservar solamente la figura esquelética de un amasijo de hierros.

Monumento a Luis Carrero Blanco en Santoña , Cantabria.

Monumento a Juan Pablo II en la Catedral de la Almudena de Madrid.

Tumba de los amantes de Teruel.

Eduardo Chillida Juantegui (1924-2002). Vasco también, comienza su rivalidad con el temperamental escultor Jorge Oteiza . Ambos con una obra vinculada en la tradición constructivista , pese a trabajar cada uno con temáticas parcialmente diferentes -como explicó en diferentes libros y artículos el crítico de arte y arquitectura Juan Daniel Fullaondo , Jorge de Oteiza no dejó de acusar a Eduardo Chillida de plagiar sus obras, llegando a publicar en 1991 El libro de los plagios con fotografías de obras de Chillida junto a otras similares pero anteriores de Jorge Oteiza . Sin embargo, su talento, equiparable al de Brancusi o Giacometti , fue pronto reconocido internacionalmente, quedando su obra repartida entre los mejores museos y colecciones públicas y privadas. Una gran parte de la producción artística de Eduardo Chillida está constituida por obras monumentales destinadas a espacios públicos. En este sentido, la obra más monumental concebida por Chillida , su Proyecto para la Montaña Tindaya en Fuerteventura, quedó perfectamente definida y en fase de estudio cuando el escultor falleció. Podemos destacar también la obra titulada Elogio del horizonte , que domina el promontorio del Cerro de Santa Catalina (también denominado La Atalaya ). Otra obra destacada es el Elogio del agua , en el Parque de la Creueta del Coll , Barcelona. Su obra escultórica es de una gran fortaleza y belleza plástica. Sobrecoge a los observadores de su obra. Juega con ellos y el espacio donde se ubican y, sobre todo, sirve de ejemplo para nuevos artistas.

Tindaya es una montaña situada en el municipio canario de La Oliva (isla de Fuerteventura, Canarias), y que tiene un especial interés histórico y arqueológico por la cantidad de grabados rupestres que alberga. Tindaya constituía un lugar sagrado para la población aborigen de Fuerteventura, los majos, que esculpieron sobre ella más de 300 grabados con formas de pie o podomorfos . En 1993 el artista vasco Eduardo Chillida idea una obra escultórica sobre la montaña de Tindaya , que supondría un gran cubo de vacío en el interior de la montaña, así como oquedades hacia el exterior. Este proyecto provoca la reacción de diversos colectivos ecologistas y conservacionistas que alegan que se pondría en peligro tanto la “estructura” de la montaña (debido a su vaciado) como los grabados podomorfos dejados por los majos. Por otro lado, una serie de supuestas irregularidades y corruptelas políticas desembocan en el conocido como “Caso Tindaya ”, archivado por la justicia

Eduardo Chillida dijo así: "mi única ambición es crear un espacio útil para toda la humanidad, que cuando un ser humano entre en ese cubo vacío de 50 por 50 por 50 metros sienta en su plenitud la pequeñez humana".

Por fin, el proyecto se pone en marcha y, en una primera fase, durante 2003 se realiza un estudio de alternativas. El 14 de enero de 2005 comienza la segunda fase, con diversos sondeos in situ para comprobar el estado real de los terrenos antes de la ejecución de las obras. Según declaraciones realizadas por el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel el proyecto de Eduardo Chillida podría verse plasmado sobre el terreno a partir de febrero de 2009. El monumento será bautizado como el Monumento a la Tolerancia.

Situado en el extremo del paseo que lleva la denominación del propio escultor, El peine del viento (1977) fue realizado en colaboración con el escultor Luis Peña Ganchegui . Está formado por varias terrazas de diversa altura revestidas de adoquines de granito rosa de porriño y comunicadas por graderíos y escaleras. En las rocas del acantilado, se insertan, separadas por varias decenas de metros, tres esculturas metálicas realizadas en acero corten.  El conjunto está complementado por un sistema de tubos que conducen el aire impulsado por las olas a una serie de orificios que emiten un peculiar sonido, acompañado en épocas de temporal con agua pulverizada.

Lugar de encuentros III o La sirena varada , 1972, Paseo de la Castellana, Madrid.  Entre las muchas interpretaciones formuladas respecto a la escultura figura la de que Chillida colocó la obra en suspensión como alusión a la situación política y su negativa a estar sujeto a cualquier imposición.

Elogio del agua , 1986. Parque de la Creueta del Coll , Barcelona.

Elogio del horizonte, 1989. Cerro de Santa Catalina. Gijón.

El Museo de Chillida-Leku es un gran espacio de jardines y bosques y un caserío remodelado, donde el escultor Eduardo Chillida distribuyó una gran muestra de su obra. Está situado en las inmediaciones de Hernani, provincia de Guipúzcoa.

Escultura de Eduardo Chillida en Hernani.

Eduardo Úrculo (1938-2003). Pintor y escultor. Entre 1975 y 1979, su obra, determinada por el pop , comienza las series de desnudos femeninos, las vacas y los frutos. Después continuaría con la serie dedicada al tema del viajero, con el sombrero como protagonista. En sus últimos años, se introdujo en las iconografías orientales de geishas, como evasión romántica y como icono sexual. Participó en la I Bienal de Arte Ciudad de Oviedo y en 1986 fue homenajeado en el Certamen de Pintura de Luarca . Sus últimas exposiciones individuales tuvieron lugar en la Fundación Marcelino Botín de Santander y en la galería Teresa Cuadrado , de Valladolid (2000).

Como escultor realizó las siguientes obras: El viajero, para la estación de Atocha, de Madrid (1991-2). El regreso de William B. Arrensberg , para la plaza Porlier , de Oviedo (1993). Exaltación de la manzana , para el parque Vallina de Villaviciosa (1996). Homenaje a Emilio Alarcos Llorach , en Oviedo (1999). Homenaje a Santiago Roldán , Barcelona (1999). Equipaje de ultramar , en la Plaza de los paragüitas de Puerto del Rosario, Fuerteventura (2000). Eduardo Úrculo sobre su obra Equipaje de ultramar en Fuerteventura.

El viajero , para la estación de Atocha, de Madrid

Plaza Porlier de Oviedo, con la escultura de Úrculo El Regreso de Williams B. Arrensberg .

Homenaje a Santiago Roldán, 1999. Bronce Parque de Carlos V, Barcelona

Culis Monumentalibus , Oviedo , Asturias . Eduardo Úrculo .

Agustín Ibarrola Goicoechea (1930). Pintor y escultor. Junto con Daniel Vázquez Díaz dio sus primeros pasos en el cubismo. En 1950 conoció a otro artista que tuvo gran influencia sobre su producción y su mentalidad artística, el escultor vasco Jorge Oteiza ; junto a él se introdujo en la división y análisis del espacio propia del constructivismo.

En la década de los 80 inició su actividad escultórica y su singular visión de la obra pictórica, reflejada posteriormente en algunas de sus obras, como sus "Bosques". El Bosque de Oma , cerca de Guernica.

Los Cubos de la Memoria en el puerto de Llanes , unos espectaculares cubos pintados de vivos colores en el escollera del dique del puerto.

Ola a ritmo de txalaparta (1986/1987) en la Estación de Chamartín de Madrid.

El bosque de los tótems ( 1996) en la Estación de Príncipe Pío de Madrid.

Fernando Botero Angulo (1932) Pintor, escultor y dibujante colombiano. Desde sus inicios, Botero ha recurrido a escenas costumbristas, inicialmente, con una pincelada suelta de colores oscuros (con ocasionales contrastes fuertes) cercana al expresionismo y, desde finales de los sesentas, ha recurrido a una pincelada cerrada, con figuras y contornos más definidos. Botero es uno de los pocos artistas (por no decir el único), que se ha dado el lujo de exponer sus obras en varias de las avenidas y plazas más famosas del mundo, como los Campos Elíseos en París, la Gran Avenida de Nueva York, el Paseo de Recoletos de Madrid, la Plaza del Comercio de Lisboa, la Plaza de la Señoría en Florencia y hasta en las Pirámides de Egipto.

Mano, Paseo de la Castellana (Madrid). Mujer fumando

Mujer con espejo , Paseo de Recoletos, Madrid.

El rapto de Europa, Aeropuerto de Madrid Barajas. Terminal I.

Caballo de Botero. Aeropuerto del Prat, Barcelona.

La maternidad . Oviedo. Asturias.

El romano. Medellín. Colombia.     Busto - Parque Thays - Buenos Aires     Busto - Parque Thays - Buenos Aires     Busto - Parque Thays - Buenos Aires

Big bird Singapur.

Mujer reclinada. 1984.

http://www.hiru.com/es/artea/artea_03600.html http://www.epdlp.com/pintor.php?id=185 http://aprendersociales.blogspot.com/2007_06_01_archive.html http://www.wikilearning.com/curso_gratis/arquitectura_y_escultura_del_siglo_xx-escultura/1053-9 http://www.drasolt.com/index.php?template=esculturasdepicasso http://peristilo.wordpress.com/2009/07/07/pintura-5/ http://arte.observatorio.info/2007/12/elogio-del-horizonte-chillida-1989

María del Pilar González López Valle Inclán 2010
Tags